Tumgik
#earl bostic
jazzdailyblog · 2 months
Text
Benny Golson: Jazz Maestro of Timeless Elegance
Introduction: In the vast landscape of jazz, certain figures stand as pillars of creative brilliance and lasting influence. Benny Golson, the eminent saxophonist, composer, and arranger, is undeniably one such luminary. With a career spanning over seven decades, Golson’s musical journey is a captivating narrative of innovation, collaboration, and the creation of timeless compositions that have…
Tumblr media
View On WordPress
2 notes · View notes
herederosdelkaos · 2 years
Text
San Francisco 1960. Earl Bostic y su trompetista jugando al ajedrez durante un descanso en el Blackhawk. Fotografía: Burt Glinn
Tumblr media
3 notes · View notes
duffertube · 1 year
Text
1 note · View note
postersdecinema · 1 year
Text
Tumblr media
Sempre em Férias
(Permanent Vacation)
EUA, 1980
Jim Jarmusch
7/10
.
Somewhere Over the Rainbow
Tal como na canção, também os personagens desta obra de estreia de Jim Jarmusch, procuram o céu azul atrás do arco-íris. Mas a canção, aqui tocada por John Lurie e Earl Bostic, é tão estranha e deprimente, tão vanguardista, nas palavras do veterano do cinema, que em vez do céu azul promete tormentas e um enorme vazio existencial.
Característica destes primeiros filmes de Jarmusch (o cenário repete-se no segundo, pelas estradas do Novo Mundo) é o vazio que enche as ruas de Nova Iorque, de Cleveland ou de Miami. Mas não é um vazio exclusivo do Novo Mundo. É um vazio existencial global, que traz gente de Budapeste e de Paris, em busca da Babilónia novaiorquina e leva de volta novaiorquinos deprimidos, em busca de outras Babilónias. Ou se preferirem, de céus mais azuis, como na canção.
Uma estreia promissora do que viria a ser o mais importante cineasta independente norte-americano nas décadas seguintes. Com uma ideia precisa e um sentido plástico apurado nos seus filmes.
.
Somewhere Over the Rainbow
As in the song, the characters in this debut work by Jim Jarmusch are also looking for the blue sky behind the rainbow. But the song, played here by John Lurie, is so strange and depressing, so avant-garde, in the words of the cinema veteran, that instead of a blue sky it promises storms and an enormous existential void.
Characteristic of these first Jarmusch films (the scenario is repeated in the second, on the roads of the New World) is the emptiness that fills the streets of New York, Cleveland or Miami. But it is not a void unique to the New World. It is a global existential vacuum, which brings people from Budapest and Paris, in search of New York's Babylon, and brings back depressed New Yorkers, in search of other Babylons. Or if you prefer, of bluer skies, as in the song.
A promising debut by what would become the most important American independent filmmaker in the following decades. With a precise idea and a refined plastic sense in his films.
7 notes · View notes
Video
youtube
Flamingo · Earl Bostic & his Orchestra
3 notes · View notes
paulrupert-blog · 1 year
Text
Tumblr media
Earl Bostic and his trumpet player play chess, San Francisco, 1960.
Black Hawk nightclub in San Francisco’s Tenderloin district.
5 notes · View notes
lboogie1906 · 15 days
Text
Tumblr media
Richard Allen “Blue” Mitchell (March 13, 1930 – May 21, 1979) was a jazz, rhythm and blues, soul, rock, and funk trumpeter, and composer who recorded many albums as leader and sideman for Riverside, Blue Note, and Mainstream Records.
After high school, he played in the rhythm and blues ensembles of Paul Williams, Earl Bostic, and Chuck Willis. After returning to Miami he was noticed by Cannonball Adderley, with whom he recorded for Riverside Records in NY in 1958.
He then joined the Horace Silver Quintet, playing with tenor saxophonist Junior Cook, bassist Gene Taylor, and drummer Roy Brooks. He stayed with Silver’s group until the band’s break-up in 1964, after which he formed a group with members from the Silver quintet, substituting the young pianist Chick Corea for Silver and replacing Brooks, who had fallen ill, with drummer Al Foster. This group produced several records for Blue Note. It disbanded in 1969, and he joined and toured with Ray Charles until 1971.
He performed with John Mayall, appearing on Jazz Blues Fusion and subsequent albums. He recorded and worked as a session man in the genres noted, performed with the big band leaders Louie Bellson, Bill Holman, and Bill Berry, and was the principal soloist for Tony Bennett and Lena Horne. Other bandleaders Mitchell recorded with include Lou Donaldson, Grant Green, Philly Joe Jones, Jackie McLean, Hank Mobley, Johnny Griffin, Al Cohn, Dexter Gordon, and Jimmy Smith. #africanhistory365 #africanexcellence
0 notes
jpbjazz · 2 months
Text
LÉGENDES DU JAZZ
UN BATTEUR SOUS-ESTIMÉ, JIMMY COBB
“When I was first starting out I used to hear Kenny Clarke play a certain way. He could play a little splash cymbal and it wouldn’t splash because he had such a good touch on the cymbal. So I just kind of fell into that. I didn’t just play four quarter notes; the little [swung] note was just soft. But I guess people only heard the quarter notes. Now it’s a little different; I dance with it a little bit on the cymbal, but it still has that same feeling.”
- Jimmy Cobb
Né le 20 janvier 1929 à Washington, D.C., Wilbur James Cobb était le fils de Wilbur Cobb, un gardien de sécurité et chauffeur de taxi, et de Katherine Bivens, une domestique. Au milieu des années 1940, Cobb avait développé une grande fascination pour le jazz en écoutant l’émission de radio du disc-jockey Symphony Sid.
À l’âge de treize ans, après avoir travaillé comme plongeur dans un comptoir-lunch, Cobb s’était ramassé suffisamment d’argent pour s’acheter sa première batterie. Cobb précisait: “When I first got my set of drums, I just set them up and played them, without looking at any music. I was trying to get some technique and find out if I liked the drums. When I could play a little bit, then I learned to read.’’
DÉBUTS DE CARRIÈRE
Même s’il avait étudié brièvement avec le percussionniste de la National Symphony Jack Dennett, Cobb a essentiellement appris à jouer de la batterie en autodidacte.
Après avoir joué de la batterie avec le groupe de son high school, Cobb n’avait pas tardé à obtenir ses premiers contrats de musicien professionnel. Décrivant ses débuts, Cobb avait expliqué: "I figured it was something I'd like to do, and when I learned enough to do it, I figured that would be what I would do for the rest of my life." Au cours d’une autre entrevue, Cobb avait précisé: “It was during World War II, and it was easy for someone just getting started to get a job because many guys had been drafted and gone to war.”
Même s’il avait également été influencé par Kenny Clarke, Cobb considérait Max Roach comme sa principale influence. Il expliquait: “At the time, that was the hippest music going. I also listened to Kenny Clarke, Shadow Wilson, and Big Sid Catlett. Then a little later there was Art Blakey and Philly Joe Jones.”
Cobb n’avait pas encore vingt ans lorsqu’il avait commencé à jouer avec les plus grands musiciens de jazz de l’époque. Après avoir accompagné la chanteuse Billie Holiday lors d’un de ses passages à Washington, Cobb s’était joint au groupe itinérant du disc-jockey Symphony Sid, ce qui lui avait permis de passer une semaine aux côtés de Charlie Parker et Miles Davis.
Cobb avait obtenu son premier contrat majeur dans le cadre d’une collaboration avec le saxophoniste Charlie Rouse. Cobb expliquait:
‘’He was from Washington and had been to New York. Rouse had worked with Dizzy Gillespie and all the bebop musicians, so he knew all the tunes. I had a job with him at the Republic Gardens on U Street in Washington. I was about 18. That’s how I started playing jazz. I wanted to play jazz because I always heard it in the neighborhood. My friends would play Billy Eckstine records—the hard swing, bebop thing. Eckstine’s band had stars like Dexter Gordon, Charlie Parker, and Gene Ammons. That’s the kind of music I’ve been listening to all my life.”
Durant son séjour à Washington, Cobb avait également joué avec Leo Parker, Benny Golson, Billie Holiday et Pearl Bailey. En 1950, à l’âge de vingt et un ans, Cobb s’était installé à New York où il avait fait ses débuts sur disque avec le groupe du saxophoniste Earl Bostic, qui comprenait à l’époque de futurs sommités du jazz comme John Coltrane, Benny Golson et Stanley Turrentine. Décrivant cette période de sa vie, Cobb avait commenté:
“During those times the band used to travel to different places. In each city there was a variety theater and the band would have to play the show. We had a sextet and they would add other musicians to make a 13-piece band. I only stayed with Bostic a year. After that I went with Dinah Washington, and the same thing prevailed. You’d have an augmented band and play for other acts. It was good experience. Also, when I was with Diana we did a good record called For Those in Love that had some of Quincy Jones’s first arrangements.”
Par la suite, Cobb avait travaillé durant trois ans et demi avec la chanteuse Dinah Washington, amorçant ainsi une collaboration de vingt ans avec le pianiste Wynton Kelly. Cobb a également participé à plusieurs des enregistrements de la chanteuse, dont le très sous-estimé ‘’For Those In Love’’, pour lequel Quincy Jones avait écrit les arrangements. C’est lors de sa collaboration avec Washington que Cobb avait commencé à saisir le fossé qui existait entre son éducation catholique et les traditions de l’église baptiste. Il précisait: “When I heard that Baptist sound, it took me over. I wasn’t used to hearing that. It would make the hairs stand up on my arms and neck, where people are singing and shouting in church. That struck me right away. She taught me to put the passion into what I was doing.”
Après avoir quitté le groupe de Washington en 1956, Cobb s’était joint au quintet des frères Cannonball et Nat Adderley dont il avait fait partie durant environ un an. Cobb expliquait:
“I met Julian [Cannonball] when I was with Dinah Washington. He was still in Florida, and when we played there, he came to the hotel we were staying in because he wanted to talk to somebody from New York and find out what the scene was because he was thinking about coming up. After Charlie Parker died, I guess he figured he had a shot. So later on when he and Nat came to New York he hired me for their band, and we made an album called Sharpshooters, which was a pretty good album.”
Cobb avait enregistré trois albums avec les frères Adderley: ‘’Sophisticated Swing’’, ‘’Quintet In Chicago’’ et ‘’Takes Charge.’’
Parallèlement à sa collaboration avec les frères Adderley, Cobb avait travaillé avec Stan Getz et Dizzy Gillespie. Il avait également enregistré avec le percussionniste Tito Puente. En 1957, Cannonball Adderley s’était joint au groupe de Miles Davis. Un jour, le batteur Philly Joe Jones n’avait pu se présenter, et Cannonball avait invité Cobb à se joindre à la formation. Cobb précisait:
“So Julian told me to come by when they were playing, and if Joe didn’t show up I could play. So I did that a lot,and then I went to a record date with them one day and Joe didn’t show up, so they pressed me into service, and that record date was for Porgy and Bess. They had already done about half of it with Joe, and I’m on the other half. Sometimes we’re each doing half of the same tune. So I finished the date, and a little while after that Miles asked me to be in the band.’’
Cobb avait déjà travaillé avec Davis auparavant. Cobb expliquait: “When I was with Diana {Dinah Washington}, a disc jockey called Symphony Sid gathered a lot of musicians together and called them Symphony Sid’s All-Stars, and he had Charlie Parker, Miles Davis, Milt Jackson, and Toots Thielemans, who had just come from Belgium, and Diana’s rhythm section. We played together for a week.”
L’album ‘’Kind of Blue’’ avait été enregistré au printemps 1959 peu après le 30e anniversaire de naissance de Cobb. Faisaient également partie du groupe les saxophonistes John Coltrane et Cannonball Adderley, les pianistes Wynton Kelly et Bill Evans, et le contrebassiste Paul Chambers. Davis, qui faisait énormément confiance à Cobb, lui avait donné une seule instruction: "Jimmy, you know what to do. Just make it sound like it's floating." Enregistré dans une ancienne église de la 30e rue de New York qui avait été transformée en studio pour l’occasion, l’album avait été pratiquement réalisé en une seule prise. Comme Cobb l’avait expliqué lors de la célébration du 50e anniversaire de l’album en 1959, «Miles pensait que le premier coup était toujours le meilleur, sinon c’était du rabâchage». Cobb avait ajouté: «Miles est juste arrivé avec quelques idées sur un bout de papier. On a dû travailler pour construire à partir de ce peu de choses, mais ça a été facile.»
À l’époque, personne ne se doutait que ‘’Kind of Blue’’ deviendrait un des meilleurs disques de jazz de tous les temps. Cobb précisait: “It was just another Miles Davis record date. When we went in, I didn’t have any music. He probably had some lead sheets for the guys. It was an ordinary date, but we were playing some different music that sounded like Bill Evans, Gil Evans, and Miles Davis. It was the modal thing, and that was the first time we had done that.”  
Rémunéré au tarif de base (c’est-à-dire environ 100$ pour l’ensemble des sessions de l’album), Cobb n’avait jamais reçu aucun droit d’auteur pour sa participation à l’album qui s’était écoulé à plus de quatre millions d’exemplaires, devenant ainsi l’album de jazz le plus vendu de tous les temps. Transcendant les limites du jazz, l’album avait été classé au 12e rang des 500 plus grands albums des tous les temps  par le magazine Rolling Stone.
Cobb a également participé à plusieurs autres albums de Davis, dont ‘’Sketches of Spain’’ (1960), ’’Someday My Prince Will Come’’ (1961), ’’Live at the Blackhawk’’, ’’Miles Davis at Carnegie Hall’’ (1961), ’’In Person Friday and Saturday Nights at the Blackhawk'' (1961) et ''Complete’’. Cobb a aussi fait de brèves apparitions sur les albums ‘’Porgy and Bess’’ (1959) et ‘’Sorcerer ’’ (1967).
Parallèlement à sa collaboration avec le groupe de Davis, Cobb a aussi enregistré avec plusieurs autres grands noms du jazz, dont Cannonball Adderley, John Coltrane, Paul Chambers, et Wynton Kelly (tous des membres du groupe de Davis), ainsi qu’avec Kenny Dorham, Wayne Shorter, Paul Gonsalves, Art Pepper, Bobby Timmons, Donald Byrd et Pepper Adams. Cobb a également fait une apparition sur un album de 1960 intitulé ‘’Son of Drum Suite.’’ L’album faisait suite à un premier album intitulé ‘’The Drum Suite.’’ La pièce ‘’’Son of Drum Suite’’ était une composition en six mouvements écrite et arrangée par le saxophoniste Al Cohn. Outre Cobb, l’album avait été enregistré avec une formation composée de Mel Lewis, Don Lamond, Charli Persip, Louis Hayes, Gus Johnson, Clark Terry, Bob Brookmeyer et Zoot Sims. À peu près à la même époque, Cobb avait participé à Gretsch Drum Nights, des performances mettant en vedette les batteurs Elvin Jones, Alan Dawson et Art Blakey.
Lorsque Cobb avait quitté le groupe de Davis en 1962, Tony Williams avait assuré sa relève. Cobb expliquait: “I was playing on some records for Riverside at the time, and the day after I left Miles Davis’s band, I recorded Boss Guitar with Wes Montgomery.’’ Peu après, Cobb avait formé un trio avec deux ex-membres du groupe de Davis, Paul Chambers et Wynton Kelly. En plus de jouer et d’enregistrer avec le Wynton Kelly Trio, les trois musiciens étaient partis en tournée avec Montgomery tout en l’accompagnant sur quelques-uns de ses albums, dont ‘’Smokin’ at the Half Note’’ et ‘’Willow Weep for Me.’’ Le trio, qui avait également collaboré avec J.J. Johnson, John Coltrane, Wayne Shorter, Benny Golson, Hank Mobley, Art Pepper, Kenny Burrell et Joe Henderson, avait poursuivi ses activités jusqu’à la mort de Chambers en 1969.
De 1970 à 1978, Cobb avait également accompagné la chanteuse Sarah Vaughan. Décrivant sa collaboration avec la chanteuse, Cobb avait commenté: “Since joining Sarah, I’ve been around the world. One year we went to four continents. It’s an education just to be on this job, because we do a lot of things—trio, big-band, and symphony jobs. It’s educational.” Cobb considérait d’ailleurs l’album ‘’Sarah Vaughan: Live in Japan’’ comme un de ses favoris.
Parmi les musiciens que Cobb avait accompagnés dans les années 1970, 1980 et 1990, on remarquait notamment Sonny Stitt, Nat Adderley, Ricky Ford, Hank Jones, Ron Carter, George Coleman, David “Fathead” Newman, David Liebman, Art Farmer, Kenny Drew, John Hicks, the Great Jazz Trio, Nancy Wilson, Dave Holland et Warren Bernhardt.
DERNIÈRES ANNÉES
Très appécié comme accompagnateur, Cobb n’avait pas enregistré sous son nom avant le début des années 1980. Publié en 1983, le premier album de Cobb comme leader éait intitulé ‘’So Nobody Else Can Hear.’’ L’un des principaux groupes de Cobb était une formation appelée Jimmy Cobb’s Mob. Le groupe avait publié plusieurs albums, dont ‘’Four Generations of Miles’’ (un hommage à Miles Davis enregisré avec le guitariste Mike Stern, le contrebassiste Ron Carter et le saxophoniste George Coleman), ‘’Yesterdays’’ (enregistré avec Michael Brecker au saxophone ténor, Marion Meadows au saxophone soprano, Roy Hargrove à la trompette et au flugelhorn, et Jon Faddis à la trompette), ‘’New York Time’’ (avec Christian McBride à la contrebasse, Javon Jackson au saxophone ténor et Cedar Walton au piano), ‘’West of 5th’’ (avec Hank Jones au piano et Christian McBride à la contrebasse), et ‘’Cobb’s Corner’’ (avec Roy Hargrove à la trompette, Ronnie Matthews au piano et Peter Washington à la conttrebasse).
Dans les années 1980, Cobb a également travaillé régulièrement avec le trompettiste Nat Adderley. En 1986, Cobb avait enregistré son premier CD (et son premier vidéo) pour le réseau A & E.
Dans les années 1990, Cobb avait continué d’enregistrer et de participer à de nombreuses tournées aux États-Unis et en Europe.
Au début des années 1990, Cobb avait également été en vedette dans un spécial télévisé intitulé "So that Nobody Else Can Hear", dans lequel on le voyait jouer aux côtés  de grands noms du jazz comme Freddie Hubbard, Gregory Hines, Bill Cosby, Dave Leibman et Pee Wee Ellis. L’émission était produite par son épouse Eleana Tee Steinberg Cobb.
Dans les années 1990, Cobb avait commencé à prendre sous son aile plusieurs jeunes musiciens comme les trompettistes Roy Hargrove et Wallace Roney, le guitariste et compositeur Peter Bernstein, le saxophonise ténor Eric Alexander, le contrebassiste Christian McBride, et surtout le pianiste Brad Mehldau, qui avait fait partie de la première édition de son groupe Cobb's Mob à la New School of Music. Saluant les qualités d’enseignant de Cobb, un autre de ses anciens étudiants, le guitariste Peter Bernstein, écrivait dans les notes de pochette de l’album ‘’This I Dig Of You’’: "As a drummer, he makes you feel so comfortable. Like, this is what it's supposed to feel like."
Cobb avait continué de jouer et d’enseigner autour du monde jusqu’à sa mort. La famille de Cobb - Eleana Steinberg Cobb et ses deux filles Serena et Jaime, avaient planifié l’agenda de Cobb à la fin de sa vie. Cobb avait été marié auparavant à Ann Porter, mais celle-ci était décédée en 1987.
Jimmy est mort le 24 mai 2020 à sa résidence de Manhattan York d’un cancer des poumons. Il était âgé de quatre-vingt-onze ans. De nombreux musiciens de jazz avaient souligné le décès de Cobb sur les médias sociaux, dont Todd Barkan, qui avait déclaré: ‘’his is a devastating loss—the death of a beloved musician, but also the end of an era, as we lose the last surviving member of a historic ensemble.’’ Quant à Ralph Peterson, il avait commenté: ‘’Grandmaster Jimmy Cobb has joined the ancestors… Thank you for leaving so much to so many… Rest In Peace Jazz Warrior.’’ Trois mois avant sa mort, une des filles de Cobb, Serena, avait lancé une campagne de financement afin d’aider son père à défrayer les coûts de son hospitalisation qui étaient devenus trop élevés pour ses faibles revenus. Serena avait déclaré dans le communiqué qui accompagnait dans le communiqué qui accompagnait le lancement de la campagne de souscription: “He’s dedicated the last 70 years of his life to the art of jazz, and although there’s nothing he’d rather do than continue to support himself and his family while doing what he loves, it has become far too difficult of a task.”
Considéré comme un des batteurs qui avaient contribué à définir le style post-bop dans les années 1950 et 1960, Cobb a influencé de nombreux batteurs, dont Jack DeJohnette, qui avait déclaré à son sujet:
“The first time I heard Jimmy was on Kind of Blue, and what got my attention was his touch and keen sense of dynamics. You can always count on Jimmy to provide the rightsupport for whatever the music or musicians call for. That’s why Jimmy was always called upon by the greats in jazz and will always be respected by the community. Also, he is a really good human being, and I am happy to know him.”
Malgré le succès de l’album ‘’Kind of Blue’’, Cobb n’était pas aussi bien connu du grand public que certains autres batteurs, sans doute parce qu’il était beaucoup moins charismatique et extraverti que ses contemporains Philly Joe Jones, Elvin Jones et Roy Haynes. Cobb était par contre très estimé des autres musiciens qui appréciaient son jeu subtil et discret et sa façon de tenir le rythme qui pouvaient ainsi s’intégrer plus facilement dans le son de leurs propres formations. Particulièrement influencé par Kenny Clarke, Cobb avait expliqué:
“When I was first starting out I used to hear Kenny Clarke play a certain way. He could play a little splash cymbal and it wouldn’t splash because he had such a good touch on the cymbal. So I just kind of fell into that. I didn’t just play four quarter notes; the little [swung] note was just soft. But I guess people only heard the quarter notes. Now it’s a little different; I dance with it a little bit on the cymbal, but it still has that same feeling.”
Reconnu internationalement, Cobb s’est produit un peu partout à travers le monde, de Newport à Monte Carlo, en passant par Los Angeles et le Japon. Cobb a également joué devant le président Jimmy Carter, le Shah d’Iran et plusieurs autres personnalités politiques.
La liste des musiciens avec lesquels Cobb a collaborés au cours de sa carrière était un véritable Who’s Who de l’histoire du jazz: Dinah Washington, Pearl Bailey, Clark Terry, les frères Cannonball et Nat Adderley, Dizzy Gillespie, John Coltrane, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Wynton Kelly, Stan Getz, Wes Montgomery, Gil Evans, Miles Davis, Paul Chambers, Kenny Burrell, J. J. Johnson, Sonny Stitt, David Liebman, Hank Jones, Ron Carter, George Coleman, David ‘’Fathead’’ Newman, Geri Allen, Earl Bostic, Leo Parker, Charlie Rouse, Ernie Royal, Philly Joe Jones, John Hicks, Bobby Timmons, Benny Golson, Walter Booker, Jerome Richardson, Art Farmer, Kenny Drew, Keter Betts, Jimmy Cleveland, Sam Jones, Art Pepper, Pepper Adams, Paul Gonsalves, Red Garland, Joe Henderson, Eddie Gomez, Bill Evans, Stefan Karlsson, Donald Byrd, Jeremy Steig, Wayne Shorter, Hank Mobley, Richard Wyands, Dave Holland, Kenny Dorham, Peter Bernstein, Richie Cole, Nancy Wilson, Ricky Ford, Sarah Vaughan et David Amram, pour n’en mentionner que quelques-uns.
Cobb, qui était aussi professeur, a donné des classes de maître à la Stanford University Jazz Workshop.  Cobb a égalemen enseigné dans plusieurs autres institutions scolaires, dont The New School for Jazz and Contemporary Music de New York, la New School for Social Research, le Brooklyn-Queens Conservatory of Music, la Florida State University, l’Université de Greensboro en Caroline du Nord, et l’International Center for the Arts de la San Francisco State University. Cobb a également enseigné dans des écoles d’été organisées en Europe par l’Université Duke, en Caroline du Nord.
Décrivant son travail de professeur, Cobb avait déclaré: “Most of the drummers I get can already play. The first thing I ask them is, what do they want that they think they can get from me? Most of them want to learn that cymbal beat." Jusqu’à la fin, les étudiants de Cobb n’avaient jamais cessé de lui demander comment il pouvait jouer avec une telle facilité. Cobb répondait le plus souvent qu’il n’y avait aucun secret, avant d’ajouter: "The first thing is they have to love it, and stay with it." Loin de s’enfler la tête avec ses nombreuses réalisations, Cobb avait commenté: "I've been in the right place at the right time a lot of times. [But today] things are more mechanical than human, than they used to be. [Students today] got some advantages, because they have videos and all that, but it's not walking up and shaking the dude's hand and talking about things, or asking him questions."
Jimmy Cobb a remporté de nombreux honneurs au cours de sa carrière. En juin 2008, la Michigan State University avait décerné à Cobb le Don Redman Jazz Heritage Award. Le 17 octobre suivant, Cobb avait fait partie des six musiciens qui avaient obtenu le titre de ‘’Jazz Master’’ attribué par la National Endowment for the Arts (NEA). Cobb avait accepté son prix en lisant la déclaration suivante:
"I am humbled to be included among the great musicians in our American history. I express my gratitude to these jazz giants, many of whom were close friends, who shaped this great American art form called jazz and ultimately helped to shape my life as well. I thank the NEA committee for recognizing America's jazz masters and the art of jazz itself and I am honored and privileged to be a part of this legacy."
Interrogé dans le cadre d’un programme d’histoire orale parrainé par le musée Smithsonian après la remise de son prix, Cobb avait attribué une grande partie de sa sensibilité comme batteur au fait d’avoir accompagné des chanteuses comme Dinah Washington et Sarah Vaughan. Il expliquait: "I guess the sensitivity probably comes from having to work with singers, because you have to really be sensitive there. You have to listen and just be a part of what's going on." En 2006, à l’occasion de son 75e anniversaire de naissance, Cobb a également été honoré par Wynton Marsalis dans le cadre de la Marsalis Music Honor Series.
En décembre 2009, la Chambre des Représentants avait honoré Cobb à l’occasion du 50e anniversaire de l’album ‘’Kind of Blue’’. La même année, Cobb, qui était le dernier membre survivant du groupe de Davis, avait dirigé le groupe ‘’So What’’ qui visait à commémorer le 50e anniversaire de la publication de l’album ‘’Kind of Blue.’’ Le groupe, qui comprenait le trompettiste Wallace Roney et les saxophonistes Javon Jackson et Vincent Herring, avait par la suite fait une tournée au Royaume-Uni. En 2000, Cobb a également écrit la préface de l’ouvrage ‘’Kind of Blue: the Making of the Miles Davis Masterpiece’’ d’Ashley Kahn. Cobb avait aussi enregistré un album en hommage à Davis intitulé ‘’Remembering Miles.’’ Au cours de la même période, Cobb était également parti en tournée avec son groupe afin de rendre hommage à John Coltrane.
Partisan de l’élection de Cobb au sein du Percussion Arts Society Hall of Fame, le batteur Peter Erskine avait déclaré: “It’s fitting and appropriate that this assembly of percussionists give Jimmy Cobb the greatest honor possible. Simply put, the world’s a better place because of Jimmy Cobb’s drumming, and it’s delightful to know he is being inducted into the PAS Hall of Fame. The PAS is a better place now for this.”
©-2024, tous droits réservés, Les Productions de l’Imaginaire historique
0 notes
kickmag · 4 months
Text
Throwback: E-40-Sprinkle Me Feat. Suga-T
Tumblr media
E-40's "Sprinkle Me" features his sister Suga-T and was one of the singles from his 1995 album In A Major Way. The Bay Area legend's words flowed like the movement of curvy lines, and his unique rapping style made him identifiable and his songs unforgettable. Mike Mosley and Sam Bostic produced the song, which used rapper James Bailey's term sprinkle, which means to teach. "Sprinkle Me" was E-40's most successful single of the '90s, and In A Major Way, his first album on a label, charted in the Top Ten. Tupac Shakur and Mac Mall also appeared on this album. E-40, one-fourth of the hip-hop supergroup Mount Westmore, released their self-titled album in 2022. A lifelong entrepreneur, he recently launched the Earl Stevens Selections wine company and the Goon With The Spoon food brand. His cookbook Snoop Dogg Presents Gone With The Spoon and his 27th album Rule Of Thumb was released last week.  He also dropped the video for "Off Dat Mob" from ROT. 
youtube
youtube
0 notes
oldisnewradio · 10 months
Text
Tumblr media
This week on Everything Old Is New Again Radio Show, we feature the music of Dakota Staton
Some of the songs from her career that we will hear:
* I Hear Music
* Gladys Shelley’s I Did Everything Right With The Wrong Man (And Everything Wrong With The Right Man)
* Make It Easy on Yourself (Burt Bacharach, Hal David)
* plus “Let Me Off Uptown” (Earl Bostic, Redd Evans)
* of course, The Late, Late, Show
* and Is You Is, or Is You Ain’t My Baby recorded Live at Storyville, 1961
* And More!
More info at www.oldisnew.org
#EverythingOldIsNewAgainRadioShow #44thYear #PopStandards #GreatAmericanSongbook #Jazz #Showtunes #Cabaret
0 notes
brookstonalmanac · 11 months
Text
Birthdays 4.25
Beer Birthdays
Al Levy (1860)
Cassio Piccolo (1960)
Stephen Beaumont (1964)
Five Favorite Birthdays
Batman; comic book character (1940)
Ella Fitzgerald; jazz singer (1917)
Jason Lee; actor (1970)
Meadowlark Lemon; Harlem Globetroters basketball player (1932)
Edward R. Murrow; broadcast journalist (1908)
Famous Birthdays
Karel Appel; Dutch painter (1921)
Hank Azaria; actor (1964)
Andy Bell; pop singer (1964)
Earl Bostic; saxophonist (1913)
William J. Brennan Jr.; U.S. Supreme Court justice (1906)
Joe Buck; sportscaster (1969)
Ron Clements; animator (1953)
Oliver Cromwell; English politician (1599)
Willis "Gator" Jackson; saxophonnist (1932)
Albert King; blues singer (1923)
Jerry Leiber; pop songwriter (1933)
Guglielmo Marconi; physicist, radio inventor (1874)
Paul Mazursky; film director (1930)
Flannery O'Connor; writer (1925)
Al Pacino; actor (1940)
Eugene “Gene Gene the Dancing Machine” Patton; stagehand, dancer (1932)
Wolfgang Pauli; physicist (1900)
Talia Shire; actor (1946)
John Frank Stevens; Panama Canal engineer (1853)
Renee Zellweger; actor (1969)
0 notes
jazzdailyblog · 6 months
Text
John Coltrane: The Colossus of Jazz
Introduction: John Coltrane, often referred to simply as ‘Trane,’ stands as one of the most influential figures in the history of jazz. His innovative approach to improvisation, coupled with a tireless quest for musical exploration, reshaped the landscape of jazz and inspired countless musicians across genres. This blog post endeavors to illuminate the life, music, and legacy of the colossus of…
Tumblr media
View On WordPress
5 notes · View notes
trascapades · 2 years
Text
🌟👑#ArtIsAWeapon Peaceful journeys to the talented, award-winning actress #MaryAlice, who has transitioned at the age of 85. I fell in love with her when I first saw this regal lady as a little girl in the original "Sparkle" film. She was wonderful as the dorm director Lettie Bostic in "A Different World." Meeting her at the after party on opening night of "Fences" on Broadway in 2010 was an honor, and I am so glad I got to hug her and tell her how highly I respected her. She was lovely and gracious. THANK YOU @clif777 for that unforgettable experience, and for taking these now priceless photos.
"Mary Alice, Actress in 'Fences,’ ‘Sparkle’ and ‘The Matrix Revolutions,’ Dies at 85. The former Chicago schoolteacher won a Tony and an Emmy (for 'I'll Fly Away') and is a member of the American Theatre Hall of Fame...
Mary Alice, the Tony- and Emmy-winning actress who starred in the original Broadway production of Fences, portrayed the mother of three singing daughters in Sparkle and appeared as The Oracle in The Matrix Revolutions, has died. She was 85...
Alice died Wednesday (7.27) in her Manhattan apartment...
The onetime Chicago schoolteacher received back-to-back Emmy nominations in 1992 and ’93 — winning in the second year — for her supporting turn as Marguerite Peck, whose child is murdered, on the Atlanta-set NBC legal drama I’ll Fly Away, starring Sam Waterston and Regina Taylor.
She also played dorm director Lettie Bostic in 1988-89 on the first two seasons of NBC’s A Different World; the mother of Oprah Winfrey’s Mattie Michael in 1989 on the ABC miniseries The Women of Brewster Place; and the mother of Harold Perrineau Jr.’s
The distinguished Alice received her Tony for best featured actress in a play in 1987 for her turn as Rose, wife of James Earl Jones’ Troy and mother of Courtney B. Vance’s Corey, in August Wilson’s Pulitzer Prize-winning Fences.
Read full story in the @hollywoodreporter:
www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/mary-alice-dead-fences-sparkle-matrix-revolutions-1235188315/#
#BlackExcellence #Queen #Sparkle #ADifferentWorld #Fences #thematrixrevolutions #TheOracle #legend
0 notes
aneldecaveira · 2 years
Text
Tumblr media
Willem Dafoe, John Waters & Johnny Depp.
0 notes
jazzplusplus · 2 years
Photo
Tumblr media
1953 - Disques Vogue (France) - Earl Bostic
youtube
10 notes · View notes
lboogie1906 · 1 year
Photo
Tumblr media
Richard Allen "Blue" Mitchell (March 13, 1930 – May 21, 1979) was a jazz, rhythm and blues, soul, rock, and funk trumpeter, and composer who recorded many albums as leader and sideman for Riverside, Blue Note, and Mainstream Records. After high school, he played in the rhythm and blues ensembles of Paul Williams, Earl Bostic, and Chuck Willis. After returning to Miami he was noticed by Cannonball Adderley, with whom he recorded for Riverside Records in NY in 1958. He then joined the Horace Silver Quintet, playing with tenor saxophonist Junior Cook, bassist Gene Taylor, and drummer Roy Brooks. He stayed with Silver's group until the band's break-up in 1964, after which he formed a group with members from the Silver quintet, substituting the young pianist Chick Corea for Silver and replacing Brooks, who had fallen ill, with drummer Al Foster. This group produced several records for Blue Note. It disbanded in 1969, and he joined and toured with Ray Charles until 1971. He performed with John Mayall, appearing on Jazz Blues Fusion and subsequent albums. He recorded and worked as a session man in the genres noted, performed with the big band leaders Louie Bellson, Bill Holman, and Bill Berry, and was the principal soloist for Tony Bennett and Lena Horne. Other bandleaders Mitchell recorded with include Lou Donaldson, Grant Green, Philly Joe Jones, Jackie McLean, Hank Mobley, Johnny Griffin, Al Cohn, Dexter Gordon, and Jimmy Smith. #africanhistory365 #africanexcellence https://www.instagram.com/p/CpuqfPEu-Pq/?igshid=NGJjMDIxMWI=
1 note · View note